Grudzień ze sztuką w Vinci Art Gallery

Zapraszamy w grudniu do Vinci Art Gallery, gdzie nabywając dzieła sztuki możecie Państwo zrealizować pomysły na niepowtarzalne, uniwersalne prezenty i dekoracje, stanowiące jednocześnie doskonałą inwestycję i będące początkiem lub rozwinięciem Waszych kolekcji.

W ofercie galerii znajdziecie bogaty wybór prac współczesnych artystów w różnych technikach i formatach – od miniatur począwszy.

W grudniowe soboty 3.12 / 10.12 / 17.12 / galeria będzie otwarta od g 12.00 do 18.00

W grudniu możemy sprawić, aby sztuka gościła w Państwa domach przez cały rok:)

Vinci Art Gallery
Vinci Art Gallery

Dialog architektury ze sztuką – fotorelacja

W listopadzie, w czasie trwania wystawy 104 KOBIETY w Vinci Art. Galery odbyło się spotkanie z cyklu DIALOG ARCHITEKTURY ZE SZTUKĄ, podczas którego firma NICKEL DEVELOPMENT oraz pracownia Ultra Architects zaprezentowały projekt nowej nadmorskiej inwestycji w Grzybowie. Degustacja win i przysmaków z restauracji Dynx oraz znakomita oprawa muzyczna uświetniły wydarzenie.

Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery 17.11.22

Fotorelacja z wystawy 104 KOBIETY

Pod koniec października w Vinci Art Gallery miało miejsce otwarcie dziesiątej już w tym roku wystawy, 104 KOBIETY – malarstwo Artura Smoły, na której do końca listopada można podziwiać kilkanaście obrazów olejnych oraz zaprezentowaną po raz pierwszy serię grafik i inkografii powstałych na podstawie wcześniejszych prac artysty.

Wystawie towarzyszyła prezentacja katalogu Artura Smoły – KARMIN NA USTACH CZARNRJ MADONNY. Goście wernisażu otrzymali także płyty z muzyką Hugo Wolfa, dzięki uprzejmości pana Pawła Antkowiaka, artysty-tenora, występującego na europejskich i światowych scenach, a zafascynowanego malarstwem Artura Smoły, a który zamieścił na okładce jeden z obrazów artysty.

Graficzne niemal kompozycje prac Artura Smoły zawierają ciekawe, czasem intrygujące kombinacje elementów symbolicznych, a kontrastowe kolory potęgują ich tajemniczą narrację.

Zapraszamy do świata Artura Smoły – malarstwa tajemnic, oswojonych energią barw. Wystawa trwa do 30 listopada. Prace Artura Smoły znajdują się w ofercie naszej galerii.

Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY, fot. Jacek Kulm
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY, fot. Jacek Kulm
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY, fot. Jacek Kulm
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY, fot. Jacek Kulm
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY, fot. Jacek Kulm
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY, fot. Jacek Kulm
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, wernisaż 104 KOBIETY, fot. Jacek Kulm

Czy każdy może zostać kolekcjonerem dzieł sztuki?

Kolekcjoner od inwestora różni się przede wszystkim podejściem do czasu – kolekcjonerzy kupując dzieła wchodzą z nimi w relację emocjonalną, a poszerzanie zbiorów staje się pasją towarzyszącą im niekiedy przez całe życie. Czy przygodę z kolekcjonowaniem można jednak rozpocząć od nabywania dzieł za mniejsze sumy? I czy mit bogatego kolekcjonera zawsze jest bliski prawdy?

Patrząc na najbardziej znanych kolekcjonerów dzieł sztuki na świecie, możemy zaobserwować, że bardzo często dysponują oni ogromnymi majątkami. Przykładem niech będą francuscy miliarderzy – Bernard Arnault i François Pinault, którzy dla swoich gigantycznych zbiorów stworzyli zapierające dech w piersiach muzea w Paryżu. Sytuacja wygląda podobnie na rodzimym rynku – wystarczy wspomnieć ostatnią aukcję dzieł z kolekcji Grażyny Kulczyk, która od lat pojawia się w rankingach najbogatszych Polek. Jednak nie jest to regułą. Doskonały przykład stanowi Piotr Bazylko, posiadający obecnie jedną z największych kolekcji dzieł sztuki w Polsce. Zaczynał z pasji do sztuki, inwestując w młodych, nieznanych twórców. Zakupił m.in. obraz Ewy Juszkiewicz (po debiutanckiej wystawie artystki), który po latach sprzedał na aukcji Desa Unicum za 220 tys. zł.

Marek Haładuda
Marek Haładuda Scena 16 ujecie 1 30×40 olej 2020

Jakimi cechami powinien dysponować kolekcjoner? Przede wszystkim wykazywać zainteresowanie i pasję do sztuki. Wchodząc w relacje emocjonalne z dziełami, bardzo ważne staje się zaznajomienie z osobą artysty i dogłębne zrozumienie zakupionych prac. Kolekcjoner powinien posiadać rozległą wiedzę – nie oznacza to, że studia z obszaru historii sztuki są tu konieczne. Poznanie mechanizmów tworzących rynek, umiejętność przechowywania dzieł czy wyszukiwanie okazji w postaci nieodkrytych jeszcze twórców – wszystkie te aspekty można poznawać indywidualnie. Oprócz zalecanego czytania literatury czy magazynów specjalistycznych, wiedzę należy zdobywać także w praktyce. Kolekcjoner powinien posiadać czas oraz wizję, aby zbiory tworzące spójny organizm rozwijały się wraz z nim przez kolejne lata.

Ewa Ćwikła
Ewa Ćwikła – SPOON fotografia 30×20, pass-partout, oprawa
Tomasz Kocięga
Tomasz Koclęga, Consequi Statera, bronz, szkło, 91 x 32 x 25 cm, 2021, edycja 1z4

Kluczem kolekcji może stać się dowolny temat, nurt czy medium. Można także kupować to, co do nas przemawia i po czasie dostrzegać wspólne wątki w zebranych pracach. Niektórzy tworzą kolekcje fotografii (która wciąż w Polsce jest stosunkowo tania), inni darzą zamiłowaniem młodą sztukę, rzeźbę czy wybrane motywy (np. kobiety). Bez względu na to, co postanowimy kolekcjonować – pasja, cierpliwość i zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy pomogą nam podejmować właściwe decyzje.

Monika Kossak
Monika Kossak, OLIWIA, fotografia

Uchwycić sens, czyli symbolizm w sztuce

Choć za początek symbolizmu przyjmuje się koniec XIX wieku we Francji, to jego korzenie sięgają zdecydowanie dalej. Nie tylko europejscy artyści posługiwali się symbolem, a całe szeregi twórców reprezentujący różne epoki, nurty i dziedziny – zarówno malarstwo, literaturę, poezję. Czym zatem jest symbolizm? Skondensowaną treścią, próbą wyrażenia tego, co nieuchwytne, ubraniem w słowa tego, co niewypowiedziane, Artyści mierzyli się z sensem i absolutem istnienia, a sztuka służyła im jako narzędzie czy też środek do poznania ludzkiej natury i tajemnic wszechświata. Symbolizm – blisko związany z doświadczeniami sfery duchowej, zjawiskiem transcendencji i szeroko rozumianą metafizyką – często pełnił funkcje sakralne i magiczne. Nawet dzisiaj ze względu na różnorodny charakter sztuki współczesnej możemy z łatwością znaleźć wieloznaczne operowanie symbolami wśród artystów.

Natura transcendencji

Rękę artysty prowadzi najczęściej intuicja, niedoprecyzowane przeświadczenie, poczucie bezkresu i melancholii. Pierwotny, witalny związek kobiecości z naturą Artur Smoła wyraża przede wszystkim poprzez odpowiednie, sugestywne, żywe zestawienia kolorystyczne. Natura w jego ujęciu jest transcendentna, potężna, pełna tajemnic – to źródło wszystkiego. W twórczości Smoły przewijają się postaci kobiet, niezwykle wyraziste, piękne i mroczne zarazem. Jak mówi sam artysta “Kobieta/Madonna symbol matki, która może totalnie zrujnować, ale nikt jak ona nie zbuduje człowieka”. Twórczość malarza przykuwa uwagę bijącą od jego bohaterek siłą, pewnością siebie i energią.

Artur Smoła
Artur Smoła – POKUTA CZARNEJ 80×100 olej płótno 2020

Śmierć w kulturze

Jednym z najchętniej eksplorowanych w sztuce zagadnień pozostaje nie tylko życie, ale i sama śmierć. Tematyka wanitatywna doskonale korespondująca ze świętem zmarłych i nadchodzącym Halloween, będącym już zjawiskiem nie tyle zachodnim, co globalnym. Śmierć jednak oczywiście można postrzegać i przeżywać na różne sposoby. Twórczość Magdaleny Parfieniuk czerpie z meksykańskiej sztuki i kultury. W tym kontekście należy przywołać Día de Muertos, czyli tamtejsze obchody na cześć zmarłych, pełne koloru i powszechnej radości. Biorąc pod uwagę nasz rodzimy krąg kulturowy i charakterystyczny dla Dnia Zadusznego chłodny nastrój, zadumę i smutek może to zaskoczyć odbiorców niezaznajomionych bliżej z tradycjami Meksyku. Jest to również doskonały przykład na to, że odczytanie i interpretacja symbolu wymaga pewnych kompetencji kulturowych, które można nabyć m.in. poprzez obcowanie ze sztuką. 

Magdalena Parfieniuk
Magdalena Parfieniuk – SANTA I, 120×130 olej na płótnie 2019

Nie tylko malarstwo

Symbolizm jest chętnie eksploatowany nie tylko w malarstwie, ale oczywiście również w innych segmentach sztuki. Rzeźby Jacka Opały trwale uwieczniają to, co zarazem najbardziej kruche – upływ czasu. Prace artysty można interpretować jako wyraz przemijania i jak sam przyznaje “chciałby aby jego sztuka miała treść, tajemnicę i skryte emocje”. Opała tworzy unikalne rzeźby za pomocą gliny szamotowej, którą szkli i wypala w piecu, by móc wykonać w ten sposób odlewy z brązu. Artysta łączy w swoich pracach elementy anatomii (m.in. ludzkie twarze), architektury, erotyki i fantasy, sięgając po symbole zwierzęce (skorpion) czy wcześniej wspomniane reprezentacje czasu (zegar astrologiczny). Intensywne nagromadzenie znaczeń i kontekstów charakterystyczne jest dla kultury postmodernizmu.

Jacek Opała
Jacek Opała SKORPION brąz 2021 wys. 50cm

Symboliczna wieloznaczność

Symbolizm pozostaje blisko związany z filozofią. To pogląd, który zakłada, że wszystko, co się wokół nas dzieje ma głębsze znaczenie. Każdy detal rzeczywistości, nawet najbardziej prozaiczny może okazać się wskazówką do prawdziwego poznania natury, absolutu i istoty ludzkiego bytu. Symbole jednak wymagają od nas pewnej wiedzy, w przeciwieństwie do alegorii mogą być odczytywane na wiele sposobów w zależności od danego kręgu kulturowego. To bogaty świat znaczeń, który zachęca do wewnętrznych, duchowych poszukiwań nie tylko w kontekście sztuki, ale całej rzeczywistości. Kluczem do poznania staje się umiejętne, uważne spojrzenie na świat i dostrzeżenie w naturze refleksów codzienności.

Fotorelacja z Wystawy SCENY

Wystawa SCENY w Vinci Art Gallery prezentująca malarstwo prof. Marka Haładudy to afirmacja malarskości w obrazie. Autor zaprosił nas do świata swoich malarskich metafor i opowiedział gościom wernisażu o inspiracjach formą renesansową w cyklu Pentimento oraz o emocjach towarzyszących procesowi twórczemu. Przeciwwagą dla prezentowanego cyklu miniatur są trzy duże obrazy z serii Sceny. Światło i kolor w dużym i małym formacie zagościły w galerii tej jesieni. Dziękujemy i zapraszamy!

Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22

Prace na papierze

Rynek sztuki zdominowany jest przez malarstwo, które stanowi większość obrotów aukcyjnych, a prace na papierze często są pomijane przez kolekcjonerów. Z czego wynika taki stan rzeczy i dlaczego mogą one posiadać unikalny walor artystyczny?

Mniejsza popularność prac na papierze może być spowodowana prostym faktem – są mniej trwałe niż te na płótnie. Aby zachować dzieło w dobrym stanie, powinniśmy zadbać o jego odpowiednią oprawę. Szkło muzealne może okazać się idealnym rozwiązaniem – ochroni pracę przed negatywnym wpływem promieni UV. Należy także uważać, aby temperatura i wilgotność pomieszczenia nie były zbyt wysokie. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest wartość artystyczna.

Doskonałym przykładem prac na papierze prezentujących unikalną technikę i warsztat jest twórczość Jolanty Johnsson. Urodzona w poznaniu artystka, a także doktor sztuk pięknych, oprócz malarstwa specjalizuje się w rysunkach i grafikach wykonanych na papierze. Jak sama mówi: „Człowiek jest piękny i dobry, brzydki i zły. Jesteśmy skazani na ten dualizm. Bez napięcia pomiędzy tymi biegunami nie byłoby sztuki. Przynajmniej tej, którą znamy.”

Jolanta Johnsson
Jolanta Johnsson, grafika Human, 2021, technika własna, akryl 85×62 cm

Echo tych słów odbija się donośnie w pracach artystki. Cykl “Human” wzbudza w odbiorcy przemyślenia na temat spolaryzowanej natury człowieka, a wykonane w technice algrafii, foliorytu oraz akrylu prace, oprócz wartości kolekcjonerskiej, emanują harmonią – to właśnie połączenie przeciwieństw w “kotle” sztuki uspokaja widza, nasycając przestrzeń unikalną jakością.

Rysunki Grażyny Strykowskiej prezentują tematy związane z kobiecością, a szczególnie ciałem w ruchu. Artystka używa zarówno tuszu, jak i tempery oraz pasteli. Jak sama mówi: „Piękno jest. I są braki. Brak piękna. Tego dotyczy przestroga.” Jej prace przywołują na myśl efemeryczną delikatność, zamykając na papierze ulotne stany, które niekiedy można przekazać jedynie poprzez sztukę.

Grażyna Strykowska
Grażyna Strykowska „Po Grecji”, 2003, pastel, 100×70

Tworząca ekspresyjne obrazy Dorota Łapa-Maik również ma zamiłowanie do prac na papierze. Na uwagę zasługuje cykl “Kaprysy”, którego wydźwięk artystka wzmocniła poezją:

“Kaprysy – chwilowe zachcianki, zaskakujące zmiany w pogodzie czy modzie, a może krótkie solowe utwory o charakterze improwizacji? Czy pozwalacie sobie czasem na przyjemne kaprysy, małe odskoki od codziennych obowiązków? I czy można mieć kaprysy w tak nabrzmiałych od wydarzeń czasach?” – Dorota Łapa-Maik

Dorota Łapa-Maik
Dorota Łapa-Maik, Kaprysy 2020

Każda abstrakcyjna praca z cyklu “Kaprysy” opatrzona jest wierszem na odwrocie – jakie fragmenty poezji się w nich kryją? Po odpowiedź zapraszamy oczywiście do Vinci Art Gallery.

Patrizia Moskalevich, znana z charakterystycznych pejzaży abstrakcyjnych, w cyklu litografii “MOTION” prezentuje zmysłowe, kobiece ciała w ruchu. Prace na papierze przywołują skojarzenia z secesją, a ich spokojna kolorystyka kontrastuje z intensywną paletą barw używaną przez artystkę w serii “ROCKS”.

Patrizia Moskalevich
Patrizia Moskalevich MOTION IV litografia 70x50_ 2020

Litografia, grafika, rysunek czy akryl… Prace na papierze cechują się dużą różnorodnością, a ze względu na mniejszy rozmiar niż dzieła na płótnie, mogą stanowić alternatywę dla miłośników sztuki, którzy ze względu na mały metraż, nie są w stanie rozmieścić w zaciszu domowym wielkoformatowych obrazów.

Fotorelacja z Wystawy BRAMY CZASU

Wrzesień w Vinci Art Galery to ekspozycja wielkoformatowych abstrakcji z kosmicznych cykli malarskich poznańskiej artystki BEAty Pflanz, prezentowanych w ramach wystawy BRAMY CZASU. Wieczór otwierający wystawę jak zawsze zgromadził w galerii miłośników sztuki i kolekcjonerów. Goście wernisażu mogli zanurzyć się w energii barw tych ekspresyjnych dzieł z serii Galaktyki, Szósty Wymiar, Kolizje kosmicznej energii, dla których kontrapunkt stanowi minimalistyczny obraz „Czarna dziura”. Artystka zaprezentowała także wiersz swojego autorstwa „Mgłą z lampy jestem…”

Serdecznie zapraszamy na wystawę do 30 września. Jej katalog można znaleźć w zakładce Publikacje. Prace te dostępne są w ofercie naszej galerii.

Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery, Wystawa Bramy Czasu. 09.09.22

Fotorelacja z Wystawy PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA

W Vinci Art Galery trwa wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA, otwarta 19 sierpnia.

To prezentacja twórczości sześciu młodych artystek z Ukrainy i Białorusi, podczas której sztuka, solidarność i kobieca moc kreacji manifestują się ponad podziałami. Prezentowane na wystawie prace stanowią zarówno komentarz bieżących wydarzeń (maski Anastasii Rydlevskiej i sygnowane plakaty Rufiny Bazlovej), jak i zaproszenie do kontemplowania natury (obrazy Yulii Stratovich, Patrizii Moskalevich, i Oleny Horhol) czy afirmacji kobiecości (litografie Patrizii Moskalevich i olejne portrety Iryny Depko) .

Dziękujemy gościom wernisażu i wszystkim odwiedzającym galerię. Na wystawę zapraszamy do 2 września. Prace są w ofercie galerii i można je zakupić.

Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wystawa PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA sierpień 2022

Tradycja i kultura w twórczości kobiet

Sztuka jest przestrzenią, w której mogą spotkać się różne sposoby postrzegania i przeżywania świata. Artystyczne inspiracje często sięgają daleko, w głąb odmiennych kultur, ich mitologii, tradycji i estetyki. Z pozoru egzotyczne wpływy, tematy i formy okazują się doskonałym narzędziem do opowiadania o zastanej rzeczywistości. Co łączy białoruski haft ludowy, meksykańską ekspresję i polinezyjskie maski?

Zredefiniować tradycję

Haft ludowy zajmuje w kulturze Białorusi wyjątkowe miejsce. Bogata tradycja rękodzieła dekoracyjnego obrodziła w wiele jego odmian. W zależności od regionu przyjmuje inny kształt, kompozycje i technikę, zmieniają się rodzaje ściegów i powtarzające się motywy. Haft nie tylko stanowił element strojów ludowych, ale pełnił istotną rolę trakcie ceremonii ślubnych i różnego rodzaju obrzędów. Istotna jest również sama kolorystyka – w przypadku białoruskiego ornamentu dominuje biel (czystość) oraz czerwień (siła życiowa). 

Rufina Bazlova
Rufina Bazlowa, AUTOZAK, sygnowane plakaty, z limitowanej serii wym. 100×70, oprawa

Dla pochodzącej z Białorusi artystki Rufiny Bazlovej haft stał się narzędziem oporu i dialogu, buntem i świadectwem. Autorka BIAŁORUSKIEJ WYŻYWANKI wykorzystała technikę ludową, by za jej pomocą ukazać pokojowe protesty w Białorusi. „Wyżywanka” to gra słów, czyli „wyszywanka” (‘haft’) oraz „wyżywać” (przetrwać). Artystka stworzyła również haftowany komiks „Żenokol”, w którym eksploruje obecną w ludowych tradycjach tematykę feminizmu.

Meksykańska ekspresja

Kultura Meksyku jest niezwykle różnorodna, barwna i bogata w wiele kontekstów i wpływów. Tamtejsza sztuka kształtowała się w oparciu o tradycję Azteków, Majów, ludów prekolumbijskich, a później także i hiszpańskich kolonizatorów. W latach 20. intensywnie rozwijał się intensywnie ruch muralistyczny tworzony m.in. przez Diego Riverę. Był to moment odejścia od tradycji europejskiej na rzecz czerpania z rdzennej estetyki oraz tematów bezpośrednio nawiązujących do sytuacji społecznej i politycznej Meksyku. Sztuka meksykańska słynie z intensywnych barw, monumentalnych mozaik, symbolicznych i ekspresyjnych kompozycji. 

Magdalena Parfieniuk
Magdalena Parfieniuk – SANTA III_210x240 olej i akryl na płótnie 2020

W twórczości Magdaleny Parfieniuk na pierwszy plan wysuwa się bogata paleta barw. Jak mówi sama malarka: „Nie boję się eksperymentować z formą i kolorem, uważam, że odwaga w sztuce to cecha niezbędna”. Artystka zainteresowanie kolorem łączy ze sztuką figuratywną. Na określenie swojego malarstwa stworzyła autorski termin Chroma Haze, który wyraża indywidualny i abstrakcyjny wymiar sztuki Parfieniuk. Artystka tworzy nie tylko malarstwo olejne, ale korzysta również z innych technik (haft, linoryt, promarkery). Parfieniuk operując wielobarwnymi elementami tworzy obrazy o przemijaniu, a jej twórcza ekspresja wizualne nawiązuje do osiągnięć kultury meksykańskiej.

Polinezyjskie maski

Malarka Anastazja Rydlevskaja również sięga po niestandardowe formy artystycznego wyrazu. Artystka tworzy trójwymiarowe maski zainspirowane polinezyjskimi rytuałami, które zobaczyła w trakcie wizyty w Musée du quai Branly w Paryżu. Wykonywane w drewnie maski Tiki miały wiele zastosowań – chroniły przed złymi duchami, przynosiły szczęście, zapewniały płodność. Artyści dbali o to, by odpowiednio oddać mimikę danego bóstwa, która podkreślałaby jego charakter i rolę, która ma odebrać w życiu społeczności.

Anastazja Rydlevskaya
Anastazja Rydlevskaya, „All what’s left is to dance and scream, scream and dance, scream and scream and scream“, technika własna

W swoim cyklu masek Rydlevskaja czerpie z fenomenologii etycznej Emmanuela Levinasa. Poznanie jest możliwe jedynie, gdy doświadczymy twarzy Innego, którą symbolizuje maska. Artystka z wielką empatią podchodzi do tworzonych wizerunków, nadaje im konkretne oblicze, wyraża uniwersalny wymiar cierpienia, a jej prace są świadectwem współczucia. Rydlevskaja za pomocą sztuki przepracowuje traumy. Maska staje się metaforą – z jednej strony represjonującego systemu politycznego, z drugiej jego bezimiennych ofiar.

Współcześnie o tradycji

Rufina Bazlova, Magdalena Parfieniuk i Anastazja Rydlevskaja to artystki, które w przeszłości odnalazły klucz do tego, by mówić o teraźniejszości. Każda z nich na swój unikatowy sposób dokonuje twórczych reinterpretacji formy, motywów i estetyk. Dostrzeganie związków między sztuką nowoczesną a tradycją na pierwszy rzut oka zabiera nas w podróż w nieznane, by w ostateczności uwrażliwić na to, co tu i teraz.